CARTA DE HOLLYWOOD:
O REGRESSO DE BUDD
BOETTICHER
Por Bill Krohn[i]
Cahiers du cinéma – nº 401,
Novembro de 1987
Oscar Boetticher Junior, mais conhecido por Budd Boetticher, é um cineasta
familiar aos cinéfilos que aprenderam a amar o cinema através dos géneros: B.B.
foi um dos mestres do western, juntamente com o seu actor fetiche, Randolph
Scott. A vida agitada de Boetticher e o seu amor sem limites por cavalos e por
touradas afastaram-no de Hollywood durante muitos anos. Preferindo a natureza e
os animais, viveu durante muitos anos no seu rancho, não muito longe da
fronteira mexicana. Alguns conhecem um dos seus mais belos filmes, Homens na Arena (“Bullfighter and the
Lady”, 1951), poucos viram Arruza
(1971), rodado em 1967, sobre a vida do famoso toureiro, que era seu amigo. Mas
ninguém em França viu ainda o último filme de B.B.: O meu reino por um… (“My Kingdom For...”), que encerra a sua
trilogia tauromáquica. O festival de Amiens prestará homenagem a Budd
Boetticher de 12 a 22 de Novembro, com a presença do realizador. Uma
oportunidade ideal para reencontrar um dos cineastas mais cativantes do cinema
americano.
Com a conclusão do seu último filme, O meu reino por um…, que lhe levou nove
anos a realizar, e o restauro do seu primeiro grande filme, Homens na Arena – reduzido a 87 minutos
por John Ford antes da sua estreia em 1951, agora reconstituído para a sua
duração original de 2 horas e 20 minutos por David Shepard, do Sindicato dos
Realizadores da América[ii] –
fechou-se finalmente um círculo na carreira de Budd Boetticher.
UMA TRILOGIA TAUROMÁQUICA
O meu
reino por um… é o último de
uma trilogia de filmes tauromáquicos que pontuou a carreira de Boetticher a um
ritmo lento de um a cada dezassete anos – Homens
na Arena (1951), Arruza (1968) e
O meu reino por um… (1985). [Boetticher
não conta O Magnífico Matador (“The
Magnificent Matador”, 1955), que ele diz ter feito apenas para provar que
Anthony Quinn conseguia suster um grande filme com apenas a sua presença].
Estes filmes são o lado oculto de uma obra que os espectadores conheceram
sobretudo através de um punhado de obras-primas: seis westerns com Randolph
Scott [Boetticher não conta Luta sem
Tréguas (“Westbound”, 1959)] e o seu filme de despedida dos estúdios, The Rise and Fall of Legs Diamond
(1960) – todos realizados num período incrivelmente curto de quatro anos, de
1957 a 1960; Muitos consideram este período como o crepúsculo do que hoje, em
retrospectiva, se designa por cinema “clássico”.
Recordemos brevemente a história destes três
filmes e as circunstâncias muito variadas em que foram produzidos. 1951: Oscar
Boetticher Júnior, cavalheiro toureiro e realizador de filmes de baixo
orçamento para produtoras como a Republic e a Eagle Lion, aventura-se num projecto
ambicioso. Sob a égide do seu amigo John Wayne, o produtor do filme, realiza
uma versão ficcionada das suas aventuras de juventude, o tempo em que aprendeu
a tourear no México. Robert Stack, no seu primeiro papel importante, e Gilbert
Roland são os actores principais deste filme, a equipa é essencialmente
mexicana e alguns dos toureiros mais conhecidos do México colaboram no filme. O
filme mal tinha sido terminado e foi logo sepultado pelo estúdio, até que
Boetticher procurou a ajuda de John Ford, um realizador que admirava mas que
nunca tinha conhecido, que viu o filme, gostou dele e concordou em intervir se
conseguisse cortar «40 minutos de merda sentimental». Montado por Ford, o filme
foi lançado e nomeado para um Óscar de Melhor Argumento Original. A carreira de
realizador de Boetticher estava lançada.
1957: Depois de uma série de filmes
interessantes feitos para a Universal, alguns dos quais dignos de nota,
Boetticher realiza outro filme produzido por John Wayne, 7 Homens Para Matar (“Seven Men from Now”, 1956), o primeiro dos
westerns com Randolph Scott, e aceita mesmo fazer vários em série, porque, como
cada um dos filmes tinha de ser rodado em dezoito dias, tem liberdade para fazer
viagens ao México no seu tempo livre, durante as quais começa, com o seu
operador de câmara, o grande Lucien Ballard, a filmar o maior toureiro do
México, Carlos Arruza, nessa altura no apogeu de uma segunda carreira
triunfante como rejoneador[iii].
Finalmente, em 1960, desgostoso com a tremenda «falta de profissionalismo» com
que se deparou durante a realização de The Rise
and the Fall of Legs Diamond, Boetticher pega nas 8 bobinas de filme que já
tinha editado e, com a sua mulher Debra Paget, mete-se num Rolls Royce branco e
parte para o México para terminar Arruza.
Isto levou dez anos, ao longo dos quais ele se separou de Debra Paget,
enfrentou uma greve que paralisou a indústria cinematográfica mexicana, perdeu
todo o seu dinheiro, foi parar a uma prisão federal e até foi internado num
manicómio pelo seu próprio agente, que tentou forçá-lo a regressar a Hollywood
para fazer Os Comancheros (“The
Comancheros”, 1961). Concluído em 1968, após a morte de Arruza num acidente de
carro, Arruza foi vendido à Embassy
Pictures, que sabotou a sua distribuição.
1976: Boetticher e a sua nova mulher, Mary,
confortavelmente instalados no rancho onde criavam cavalos, não muito longe da
fronteira mexicana, preparam uma espécie de sequela de Arruza, filmada em 16mm
por Lucien Ballard, protagonizada pelos Boetticher e pela sua discípula Gloria
Ayling, uma rapariga de catorze anos a quem ensinam a arte do rejoneo. O projecto morre quando a
família de Gloria se muda para o Oregon, mas é reavivado sete anos mais tarde
quando conseguem uma nova jovem discípula, Alison Campbell. Adaptando o enredo
à mudança de pessoa, Boetticher muda também de meio: quando o seu novo operador
de câmara, Gary Graver, demorado numa filmagem com Orson Welles, não aparece
com a equipa no dia de uma actuação a ser filmada para o filme, Boetticher
obriga um visitante do rancho, equipado com uma câmara de vídeo, a cobrir o
evento. Depois transfere para vídeo o que já tinha sido filmado em película e
edita tudo com um videogravador no seu quarto. Com exibição prevista na
televisão nos Estados Unidos e em salas de cinema no estrangeiro, O meu reino por um… é uma obra híbrida
que também recorre a recortes de jornais e fotografias para evocar diferentes
fases da vida de Boetticher, bem como a quadros fotografados pelos Boetticher
em museus por toda a Europa, de forma a mostrar a importância dos cavalos ao
longo da História. Robert Stack e a sua mulher Rosemary fazem de si mesmos,
visitando o El Cortijo Lusitano[iv] e
assistindo à importante mostra em que Alison é apresentada ao público pela
primeira vez, juntamente com outro representante da nova geração, Carlos Arruza
Júnior. O filme começa com excertos de Homens
na Arena e Arruza, e termina com
um sonho em que Alison se vê a estrear-se como rejoneadora.
Muitos continuarão a preferir os seus filmes
de género, mas é na sua trilogia tauromáquica que Boetticher cumpre as suas
verdadeiras ambições artísticas. Isso já era visível em Arruza, cujas afinidades com a pintura impressionista não podem
deixar de ser notadas, e, na sua forma completa, Homens na Arena revela-se uma obra de altíssimo calibre, pelo tom
sóbrio e discreto das cenas dramáticas, pela partitura lírica de Victor Young e
pelo ritmo majestoso, maravilhosamente controlado, que alterna as sequências
diurnas e nocturnas, jogando com a rica paleta de tons que caracterizou o
último grande período do preto e branco em Hollywood. (É significativo que
Boetticher tenha lutado com a Columbia por poder usar novamente o preto e
branco, nove anos mais tarde, em The
Rise and Fall of Legs Diamond, no qual ecoa o lado sardónico de Homens na Arena). Quanto a O meu reino por um…, com a sua mistura
de técnicas, as complexas estratégias narrativas, o seu uso espontâneo do
simbolismo e a discreta utilização de técnicas modernas (nomeadamente o freeze frame, que aqui serve para
substituir as transições), é, dos filmes tauromáquicos, aquele que menos hesita
em seguir um viés estético – talvez porque expõe sem ambiguidade o grande tema nas
entrelinhas da trilogia: a pulsão estética e as suas raízes na agressão e na
luta pelo território.
O MEU REINO POR UM…
Com a emergência deste tema, O meu reino por um… traz uma inovação
considerável em relação aos filmes anteriores. O que os une, no entanto, são os
dois elementos que unificam a trilogia: um tema declarado, a tourada, e uma
forma de a filmar, essencialmente documental – pois mesmo Homens na Arena inclui sequências inteiras de touradas filmadas em
estilo documental, que Ford tinha optado por eliminar. O problema-chave, a
forma de filmar as touradas, parece ter sido rapidamente resolvido. O que
impressiona logo, quando se vê a trilogia como um todo, é a medida em que
Boetticher se manteve fiel a si próprio, mudando de técnica, de época e de
sistema de produção, utilizando literalmente todos os meios à sua disposição
para avançar com o seu projecto. É surpreendente, por exemplo, que em 1951 já
utilizasse a câmara lenta (32 fotogramas por segundo, como nas reportagens
mexicanas sobre touradas) para fins didácticos e estéticos, como faz ao longo
de O meu reino por um…, com a ajuda
da moderna tecnologia de vídeo.
Há uma passagem em O meu reino por um… em que a fidelidade de Boetticher ao seu estilo
proporciona um delicioso efeito de rima neste filme cheio de ressonâncias
nostálgicas: durante a última actuação, mostra-nos Carlos Arruza Júnior a
executar um a dos manos contra o tourino, uma máquina com rodas e chifres
usada em todas as demonstrações de rejoneo
no rancho El Cortijo Lusitano; depois, enquanto murmura uma observação sobre
“memórias”, insere uma imagem de Carlos Arruza-pai, a fazer a mesma manobra
contra um touro vivo, filmado exactamente do mesmo ângulo. «Em Guadalajara»,
explica Boetticher, «Carlos empregou o seu par de banderillas como nunca, e eu tinha a câmara na melhor posição para
o filmar: sendo eu próprio um toureiro e rejoneador,
sabia quando ia acontecer, porque tinha visto que o touro tinha uma querencia[v].
Automaticamente, coloquei a câmara na mesma posição quando o Carlitos espetou
as suas banderillas no touro falso.
Ao ver parte do filme aqui no meu quarto, pensei: ‘Meu Deus, fiz este mesmo
plano há 36 anos!’ Foi aí que começou este filme. Quando se conhece bem o tema,
acaba-se sempre por tratá-lo de uma certa forma, não se consegue aperfeiçoá-la
mais.»
Mas nenhum destes filmes é um documentário no
sentido estrito, mesmo que todos viessem alargar o conhecimento do público para
um desporto controverso, sobre o qual pouco se sabe fora do círculo de aficionados. De facto, Boetticher parece
também ter resolvido desde o início o problema de combinar ficção e
documentário, sem alienar o público, dando-lhe abertamente lições: Homens na Arena foi o primeiro filme em
que o toureiro não era espanhol – era americano. «Não se pode imaginar Tyrone
Power em Sangue e Arena[vi] virar-se
para John Carradine, que cresceu em Sevilha com ele, tendo ambos lutado com
touros desde que tinham idade para andar, e dizer: ‘Esse é um touro de lide’. O
outro diria: ’Não me digas, isso sei eu!’ Mas quando Robert Stack diz a Gilbert
Roland: ‘Manolo, como é que sabes se o touro vai ser bravo?’ Roland pode
explicar-lhe, e assim quem está a ver o filme começa a saber umas coisas sobre
touradas».
Como se esta metodologia não fosse suficiente
para exorcizar o demónio do didactismo, a transição do documentário para ficção
é encenada no próprio filme. Homens na
Arena começa com cenas de touradas enquanto um narrador (Ward Bond, omitido
nos créditos) fala das touradas como um jogo com a morte, e apresenta Manolo
Estrada (Roland) e os seus colegas, expondo o ponto de vista omnisciente do
narrador em off, simbolizado pelo
ângulo da câmara da arena, um ângulo muito elevado. De repente, intervém uma
nova voz, na qual irrompe o sarcasmo: «Oh, tu e o teu dicionário de espanhol...
os lugares mais caros! O que tu gostas é de 'muy alto', Liz?». A mudança é um
pouco desconcertante, porque não nos apercebemos imediatamente de que um
comentador substituiu o outro e temos a impressão de que o sarcasmo se dirige a
quem está a ver, até que um plano oposto nos revela que a nova voz e o ângulo
de câmara elevado são os da personagem do filme, Barney Flood (John Hubbard),
um produtor de teatro americano de visita ao México com a sua mulher Liz
(Virginia Grey) e o seu jovem sócio John Regan (Robert Stack). Compreendemos em
retrospectiva o que aconteceu: a voz do narrador foi substituída pela de um
turista infeliz, cuja falta de espanhol da mulher o levou ao pior lugar da
arena – um lugar vertiginoso a partir do qual é impossível ver o espectáculo, e
que oferece uma perspectiva que, alguns segundos antes, tínhamos confundido com
a de um deus. Sobreposto às imagens da acção que se desenrola em baixo está o
contorno de uns binóculos. São os binóculos através dos quais Flood e Regan
observam o admirável domínio que Estrada exibe. Na cena seguinte, Regan pede a
Estrada que lhe ensine a arte de tourear.
Nesta sequência, Boetticher manifesta a sua
aversão ao uso convencional e didáctico da voz-off de um comentador, preferindo
o ponto de vista do leigo, daquele que nada sabe (Flood, depois Regan, o seu
companheiro vivaz), porque é um substituto conveniente para o público e porque
a sua personagem serve de ponto de partida para a ficção. Sabendo isto, ficamos
inicialmente surpreendidos ao ouvir, em Arruza,
a voz-off de Anthony Quinn a comentar, a explicar, e mesmo a falar no lugar dos
verdadeiros protagonistas, cujas vozes nunca ouvimos. Mas neste filme,
Boetticher usa a convenção do comentário em voz-off contra si próprio, um pouco
como Godard quando “baixa o volume” em Aqui
e Algures[vii]:
«O público aprende o que é o rejoneo,
Quinn explica-o enquanto Carlos aprende a montar. Mas quando chegamos à última
tourada, há meia hora sem uma única palavra: assistimos a uma tourada»
Em O
meu reino por um…, Boetticher usa Robert Stack exactamente como fez em Homens na Arena. Ele conta a história
de Gloria e Alison, através de flashbacks,
a Stack, que fica assim a compreender o espectáculo equestre a que vai assistir
no dia seguinte (este ocupa um lugar equivalente ao da tourada no final de Arruza): «Precisava de alguém que não
percebesse nada, que me fizesse perguntas para eu lhe dar explicações. Por
isso, fui buscar o antigo coro grego – Robert Stack. Portanto, não me dirijo ao
público. O público nunca quer ouvir quando nos dirigimos directamente a ele.»
O meu
reino por um… começa também
como um documentário: a voz de Stack (não identificado) profere a epígrafe do
filme, retirada de “Da equitação”, de Xenofonte. Mas quando a voz que narra se
torna mais concreta (falando na primeira pessoa, recordando encontros passados
com Boetticher, recordando também a primeira experiência de Stack como
toureiro, representada no ecrã por um excerto de Homens na Arena), o que esta comenta é intercalada com imagens sem
comentários que mostram a descida de um avião privado que se prepara para
aterrar no aeroporto de San Diego. Ali, impassível, Carlos Arruza Júnior (não
identificado) aguarda o avião. A identificação progressiva da voz-off e a
descida do avião, que traz o comentador para o campo do filme, retirando-o do
espaço imaginário a partir do qual até então fazia os seus comentários,
constituem dois movimentos paralelos. Terminam ao mesmo tempo, no momento em
que o avião pára, quando Arruza Júnior abre a porta e pergunta ao casal que
está lá dentro: «Sr. e Sra. Stack?» E assim é revelado o nome do passageiro
principal. A partir deste momento, Stack deixa de ser um narrador e passa a ser
uma personagem no ponto de ser ensinada.
Mesmo que a diferença entre o actor e a
personagem que interpreta pareça extremamente ténue, uma vez que o actor se
interpreta a si próprio, a primeira cena em que Stack aparece, aquela em que
sai do avião, é puramente ficcional: não reconhecendo Carlos Arruza Júnior, que
não vê desde a infância, Stack não aprecia o facto de Boetticher ter enviado o
seu motorista ao aeroporto em vez de ir pessoalmente. É só depois de ser
conduzido aos estábulos de Boetticher, onde o seu malicioso anfitrião está a
escrever um texto de boas-vindas, que ele se apercebe da piada.
Esta piada permite a apresentação de Arruza Júnior,
mas é também uma indirecta a Stack, que tardou sete anos a visitar o El
Cortijo. As fotografias que vemos na cena seguinte, fixadas na parede da sala
de arreios, representam todos os amigos que visitaram Boetticher desde que ele
começou uma nova vida em Ramona. A piada tem também a mesma função que os
binóculos em Homens na Arena:
introduz a dúvida quanto à omnisciência do narrador interpretado por Stack,
sugerindo que, enquanto turista que chegou um pouco tarde, nem sempre é capaz
de ver para além das aparências. Mas que aparências? Voltemos atrás no tempo (o
cinema presta-se a isso): antes de o avião começar a descer, durante a primeira
sequência após os créditos iniciais, vemos Boetticher e o seu famoso garanhão
espanhol, Sultan, em plena mostra no “Airs Above the Ground”[viii],
e depois vemos Boetticher a montar o seu amado garanhão Califa. Tudo isto se
passa perante os espectadores do El Cortijo Lusitano. Inicialmente sozinho,
Boetticher surge depois acompanhado pela sua mulher Mary, uma exímia cavaleira,
enquanto a voz de Stack nos conta a decisão do realizador deixar Hollywood. Num
tom de admiração, a sua voz fala da vida “pitoresca” do realizador e do seu
gosto pela “emoção” e pelo “perigo”. (Estas palavras lembram o início do
comentário de Anthony Quinn em Arruza).
O que vemos, reforçado pela voz-off de Stack,
é a imagem do homem que fez Emboscada Fatal[ix]:
um homem a cavalo, feito para o perigo, primeiro sozinho e depois na companhia
de uma bela mulher que, com o seu olhar marcante e as suas roupas justas, faz lembrar
a heroína de vários dos westerns filmados com Scott. Os comentários de Stack e
um flashback que mostra a cena
extremamente pujante em que Carlos Arruza se degladeia na Plaza México[x]
recordam-nos que Boetticher é também o homem que realizou Arruza. O paralelismo é novamente óbvio: tal como Boetticher,
Arruza tornou-se criador de touros e rejoneador
depois de se reformar. A sua mulher também se chamava Mari, e até tinha um
garanhão chamado Califa. Hoje podemos ter a impressão de que Boetticher se
tornou no homem que vemos nos seus filmes, quando foi ele quem começou a filmar
a sua história. No flashback
seguinte, um dos pontos altos de Homens
na Arena, também filmado na Plaza México, a voz de Stack informa-nos que o
filme se baseia nas aventuras de juventude do realizador. O homem encaixa-se
perfeitamente nos seus filmes. Já vimos os seus filmes, agora vemos o homem.
Mas este cariz “supostamente biográfico”, apoiado
no comentário romântico de Stack, não resiste a um exame minucioso. As
semelhanças entre Boetticher e os seus heróis não são tão óbvias como parecem à
primeira vista. Além disso, os excertos utilizados para os flashbacks estão, em particular e curiosamente, contaminados pela
ficção.
A sequência retirada de Homens na Arena mostra Regan (Stack) entrando na Plaza México e a
preparar-se para se degladiar com um touro para expiar a morte de Estrada
(Roland), causada por ele. Entretanto, Stack, o narrador, explica-nos que o
material do filme é, na realidade, a vida de Boetticher. Ele fala-nos do medo
que sentiu na própria pele quando, durante as filmagens desta sequência, se viu
frente a frente com um touro pela primeira vez na sua vida. Assim apresentada,
a sequência é triplamente ficcional. Em primeiro lugar, Stack encontrou-se cara
a cara com um touro durante a filmagem da tienta[xi],
que precedeu a sequência do flashback.
Segundo, Boetticher nunca causou a morte de ninguém numa arena. Terceiro, ele
nunca lutou na Plaza México no início da sua carreira (a Plaza ainda não
existia). De facto, há apenas um elemento nesta magnífica cena que se baseia na
experiência de uma pessoa. É a reacção de Regan quando os seus companheiros
matadores rezam as suas orações ao entrarem na arena: olhando para a esquerda e
para a direita, vê-os a fazerem o sinal da cruz e olha para o céu. («Mantive essa
sequência porque era o melhor plano, mas também porque se enquadrava no que eu
sentia sempre que me debatia – estava sempre rodeado de católicos!»)
Quanto à sequência cortada de Arruza, é quádrupla ficção, apesar de
vermos Carlos Arruza a arriscar a sua vida numa das maiores exibições de
matador alguma vez filmadas. Primeiro, Arruza estava a lutar pelas câmaras de
Boetticher, como Stack nos recorda («Eu estava lá... Ouvi o grande matador
dizer: ‘Diz-me lá então onde queres que eu vá morrer pela tua maldita câmara!’ No
momento culminante, na sequência da Plaza México que não vemos aqui, Arruza
olha para a câmara antes de matar o touro para se certificar de que está na
posição correcta»). Em segundo lugar, Arruza voltou à Plaza México para lutar a
cavalo apenas por instigação de Boetticher e apesar de todas as suas objecções virulentas
– na verdade, fez Boetticher esperar nove anos. Em terceiro lugar, a sequência
é composta por actuações que tiveram lugar em dois Domingos sucessivos, porque
Boetticher, que não estava satisfeito com o final da sequência, chamou Arruza
de volta e obrigou-o a fazê-la novamente. Em quarto lugar, estas duas
exibições, que correspondiam ao ponto alto da carreira de Arruza, tinham sido,
muito conscientemente, imaginadas pelo realizador como um eco da cena suprema
de Homens na Arena, que tinha sido,
como vimos, uma invenção.
O mito que Boetticher encarna naquilo a que
poderíamos chamar o filme de Stack – e, sem dúvida, aos olhos do próprio Stack,
que simbolizam os amigos de Boetticher em Hollywood e os seus admiradores em
todo o mundo – é o do machismo, e O meu
reino por um… contraria esse mito, pela própria natureza da história que
conta, que está mais próxima da Disney do que daquilo que Hollywood ou os
admiradores de Boetticher esperariam dele: «O que me agrada em O meu reino por um… é o facto de ser um
filme muito gentil, e nunca me foi permitido fazer um filme gentil em
Hollywood. Era tudo sangue, tomates, tripas, porque é assim que me vêem. Não se
conquista uma mulher como a Mary sendo apenas um durão». Ainda mais
surpreendente, se pensarmos no papel limitado das mulheres nos westerns de
Scott, O meu reino por um… é um
filme sobre a transmissão da tradição, em que a geração mais nova é
essencialmente representada por duas raparigas adolescentes. («Tenho a certeza de
que alguém vai escrever uma tese a explicar que isto representa o empoderamento
feminino, ou algo do género, mas não é. Só significa que as raparigas jovens
são mais apaixonadas por cavalos do que os rapazes.»)
E, vistas as coisas, a história contada nos
longos flashbacks refina a imagem de
mestria que Boetticher encarna no início do filme, sublinhando a sua
vulnerabilidade: quando Gloria, a primeira discípula, se vai embora, Budd e
Mary ficam tão sensibilizados que juram nunca mais o fazer, até que,
finalmente, fraquejam e aceitam Alison, a pedido dela. É só depois de o trio
ter ultrapassado uma crise, quando o capão favorito de Mary, Gitano, fica
gravemente ferido, que se arriscam a adoptar Mary. Boetticher fala destas
coisas, como de tudo o resto relacionado com o seu filme, em jeito de mise en scène: «A nova discípula é um
bom elemento para o enredo. É assim que se escrevem os bons argumentos: um
rapaz conhece uma rapariga, a rapariga apanha uma pneumonia, o rapaz torna-se
médico, cura a rapariga, casam-se, têm um filho, o bebé apanha uma pneumonia...
Há altos e baixos, e é isso que mantém o interesse.». Mas o filme tem a marca
pungente da dor e da raiva que a partida de Gloria lhe causa: ele retirou a
maior parte das filmagens com ela – é difícil imaginar outro realizador a
fazê-lo, considerando que tudo foi filmado por Lucien Ballard.
O “filme de Stack” é, de facto, o filme de
Boetticher, claro. E Stack, o actor, está apenas a ler um texto escrito para
ele por Boetticher quando desenha o retrato romântico do homem a cavalo, mas
Boetticher explica esta contradição referindo-se novamente à sua concepção de
realização: «Lembrem-se disto: eu sou um homem do espectáculo e as pessoas que
me vêem no espectáculo vêem-me como eu quero aparecer. Por outro lado, não é
por ser esse tipo de homem que tive tanto sucesso, durante toda a minha vida,
com mulheres bonitas. Eu choro, sou muito sensível, interesso-me pelas pessoas,
gosto de miúdos porreiros, detesto outros, e adoro os meus amigos. Ninguém sabe
quem eu sou, no fundo, excepto aqueles que me conhecem muito bem. Sou um homem
do espectáculo, e quando estou em frente à câmara, sou o que quero ser – mas, por
amor de Deus, eu não sou nada assim!»
Nada disto surpreenderá aqueles que conhecem
Boetticher através dos seus filmes e não através dos estereótipos difundidos
pela crítica. Não é certamente a primeira vez que um herói de Boetticher volta
a viver, contra a sua vontade, o amor cuja perda o traumatizou, mas é a
primeira vez que esta repetição conduz a um final feliz ambíguo.
O SONHO DE ALISON
Machismo como puro espectáculo: Boetticher
desenvolve implicitamente esta ideia no breve relato que faz a Stack sobre a
história do rejoneo. Embora afirme
que ele e Mary praticam a única arte medieval ainda existente exactamente como
era na Idade Média, a tradição foi completamente revista nas actuações no El
Cortijo Lusitano, uma vez que o touro é substituído pela máquina com rodas
normalmente utilizada apenas para exercícios – ele foi levado a fazer isto por
uma mistura de motivos pessoais e profissionais: «É a única forma de mostrar às
pessoas deste país o que fazem os cavalos de toureio. Permite-lhes observar os
cavalos e a arte de os dominar, sem uma gota de sangue. Pessoalmente, teria
preferido tourear com touros vivos, mas a minha mulher não quis e as miúdas
também não. Foi muito difícil fazer com que a Mary espetasse as banderillas na máquina, porque cada vez
que ela malhava naquela maldita coisa, sentia que estava a magoar um animal! É
mesmo assim a Mary, é por isso que a adoro».
A substituição do touro por uma máquina
representa uma mudança tão radical no ritual da tourada que os espectadores
desprevenidos podem, à primeira vista, ficar impressionados com a imbecilidade
da ideia, mas a inovação de Boetticher é apenas o passo mais recente na
evolução do rejoneo, um jogo de
guerra concebido pelos cavaleiros medievais portugueses para manter os seus
cavalos em forma, que evoluiu para uma forma de arte que antecede em três
séculos a tourada ao estilo espanhol, que é mais conhecida. A trilogia mostra
as três fases desta evolução, a última das quais é o rejoneo à maneira de Boetticher – embora seja improvável que a
tradição que Boetticher reiventou venha a tornar-se norma: «Não pode ser o
próximo passo, porque eles estão preocupados com a honra, a morte e tudo isso.
É a sua forma de machismo».
Ao longo de toda a trilogia, a tauromaquia é
retratada como uma forma de arte, a par da música e da pintura, e cada filme
termina da mesma forma, com um espectáculo em que a dimensão estética desta
arte é revelada na sua totalidade – em parte, pelo menos, porque a outra forma
de arte que Boetticher ama assim o exige: «É assim que se fazem filmes. Hoje em
dia, não se pode fechar um filme. Os filmes nunca têm um final. Lembram-se do
Mickey Rooney e da Judy Garland, com todos os seus amiguinhos, o filme a acabar
com um grande espectáculo no celeiro, certo? – Já nos esquecemos disso. O que
fazem é sentar-se à volta de uma mesa e discutir o final e acabam por estragar
tudo. Lançaram um filme que tem três finais diferentes...» Em O meu reino por um…, o final é puro
espectáculo: enquanto as grandes cenas de touradas que servem de clímax a Homens na Arena e Arruza eram precedidas de sequências dramáticas que enfatizavam o
confronto existencial com a morte que se aproximava, o final de O meu reino por um… surge depois de uma
sequência em que vemos todo o elenco, subitamente muito mais numeroso, a
decorar a arena com bandeiras e cartazes, a tratar dos cavalos, a preparar os
adereços e os figurinos, numa atmosfera próxima da de um circo: «Não fazem
ideia do que é necessário para preparar um espectáculo: é preciso gente em todo
o lado. É como estar no cenário de uma grande produção cinematográfica».
Mas não devemos esquecer o que resta de um
drama existencial, e que distingue os espectáculos de Boetticher dos treinos,
que as demonstrações no El Cortijo Lusitano também incluem. «Removemos o sangue
e a morte e mantivemos o bailado a cavalo, mas não removemos o perigo que o
cavaleiro corre. Porque ao fazer alguns destes movimentos pode-se cair e partir
o pescoço. O que fazemos é muito perigoso e é isso que as pessoas gostam neste
espectáculo. Num espectáculo de Lipizzans[xii],
eles fazem todo o tipo de malabarismos e saltam muito alto, é tudo espectacular,
mas ninguém se vai magoar. A Mary e eu podemos matar-nos. De facto, para este
filme, a Mary ficou com um braço e um dedo do pé partidos. Eu tive seis
costelas partidas, uma hérnia, uma hérnia dupla, e uma vértebra deslocada no
pescoço. Se vos contasse tudo, nem iam acreditar!»
Todos os elementos do espectáculo
boetticheriano estão condensados na sequência que se segue à última actuação. É
o sonho de Alison: depois de todos terem partido, Alison entra na arena vazia, segurando
o seu garanhão favorito, Gladiator, pelo arreio. Ouve música ao longe e todos
os pormenores do espectáculo reaparecem diante dos seus olhos: as bandeiras e
os cartazes, as banderillas a
balançar ao vento, o touro-máquina. De repente, está montada no Gladiador,
vestida com a casaca preta portuguesa do século XIX, que Boetticher tinha
mostrado a Stack anteriormente, um presente de Carlos Arruza. Também de
repente, Boetticher aparece atrás do touro-máquina, vestido de preto, com um ar
bravo; vemo-lo em grande plano a balançar a cabeça como um touro que se prepara
para atacar. Alison faz uma careta e abana a cabeça como quem diz “Não”;
Boetticher desaparece, substituído por Mary, vestida com calças justas pretas,
sorrindo amigavelmente. Depois de um aceno de cabeça, Alison começa uma
demonstração de rejoneo, acompanhada
de música e aplausos. Quando termina, ouve a multidão invisível a aplaudi-la e
um plano oposto mostra-nos Robert e Rosemarie Stack a aplaudir, de pé, entre
outros espectadores impressionados. Alison agradece-lhes com um pequeno aceno
de cabeça. A imagem pára no seu sorriso radiante.
O cineasta é consciente das implicações
psicológicas desta sequência: «Estávamos de preto porque éramos o touro dela. O
único touro que ela tinha enfrentado era eu, e ela não o aceitava de forma
alguma. De repente, a Mary está lá, é um touro amigável e gentil, e a Alison
aceita o combate». Mas esta ideia de substitutos do touro também ilustra a
noção bizarra e democrática de espectáculo de Boetticher: «Ela olha para mim e aparece
um grande plano meu. Sou um filho da mãe pavoroso que a aterrorizou, que a acossou
quando ela estava com o Califa até ela quase perder a cabeça, e, de repente,
ela surge vestida como desejaria, e o sonho é dela. Eu estou lá, mas ela não
aceita nada do que eu represento. Por isso, livra-se rapidamente de mim, o que
eu acho muito engraçado». Recebi o mesmo tipo de resposta quando perguntei
sobre um pormenor de maquilhagem. A pergunta foi: «Porque é que os lábios da
Alison estão tão maquilhados na cena em que ela está a ver as fotografias na
sala de arreios?» A resposta: «A Alison tem quinze anos. E em vez de a fazer
parecer a rapariga de quinze anos que imaginamos, ela é um pouco louca, aparece
vestida como quer. Hoje em dia, os miúdos têm esse aspecto muito mais do que quereríamos.
Ela usava aqueles brincos horríveis na última cena do filme. Mas deixámo-la usá-los,
porque é assim que os miúdos se vestem». Cada um é o seu próprio realizador,
livre de criar uma imagem de si próprio à luz da sua imaginação: isto poderia
aplicar-se igualmente às personagens das obras puramente imaginárias de
Boetticher, e particularmente aos vilões, embora neste filme a ideia assuma um
efeito “documental”. E mesmo que todas as personagens do sonho estejam de
preto, não é a primeira vez que um filme de Boetticher, reconhecendo os limites
do poder de criar mitos – que é todo o mérito do espectáculo – termina
alegremente com um olhar de esguelha para a morte (Craig Stevens para Peter
Whitney no final de Fibra de Herói[xiii]:
«Não fiques aí parado Amos, pega numa pá!»).
– B.K.
[i] N. do T.: Autor e crítico americano, Bill Krohn é,
desde 1978, correspondente em Hollywood da incontornável revista francesa sobre
cinema Cahiers du Cinéma.
[ii] N. do T.: Directors Guild of
America.
[iii] N. do T.: Chama-se “Rejoneador” ao toureiro que
monta a cavalo.
[iv] N. do T.: Rancho de Budd e Mary Boetticher na
região de San Diego Country Estates, perto de Ramona, na Califórnia.
[v] N. do T.: Chama-se querencia, em espanhol, ao local da praça de touros onde o touro
vai frequentemente, onde ele gosta de estar.
[vi] N. do T.: “Blood and Sand”,
1941.
[vii] N. do T.: “Ici et ailleurs”, 1976.
[viii] N. do T.: Mostra de movimentos de dressage clássico de nível superior, em
que o cavalo se eleva do chão.
[ix] N. do T.: “Comanche Station”,
1960.
[x] N. do T.: A maior praça de touros do mundo,
localizada na Cidade do México.
[xi] N. do T.: A “tienta” é um dos testes mais
importantes efectuados no gado para medir a sua resistência e bravura.
[xii] N. do T.: raça de cavalos que surgiu no século
XVII, na Andaluzia, caracterizada pelo adestramento de alto controle.
[xiii] N. do T.: “Buchanan Rides Alone”,
1958.